lunes, 31 de marzo de 2008

Crítica - "REC", de Jaume Balagueró y Paco Plaza : EXPERIMENTA EL PLAGIO (por pablo tarantino)

GRACIAS PABLO TARANTINO POR TU APORTE A ESTE BLOG

"REC" es presentada como un thriller de terror español con buena recepción de la crítica de ese país.

La historia es lo que nos cuenta el material registrado en la cámara de un equipo periodístico que decide pasar la noche compartiendo las tareas de un escuadrón de bomberos para el programa "Mientras Duermes". Ana y Pablo, reportera y camarógrafo del programa en cuestión, quedarán encerrados en un edificio registrándolo todo, junto a los bomberos, el personal a cargo y los vecinos que habitan el lugar. Todos ellos necesitan saber porqué la policía les bolqueó la salida sin dar explicaciones, pero pronto la respuesta se hace presente y sólo quedará tiempo para intentar sobrevivir.

La realidad es que cuesta encontrarle algo original a este filme. Principalmente podría resumirse así: imaginemos la estética y recursos de "Blair witch project" en un 100% y a eso sumémosle parte de la trama de "Exterminio", pero todo dentro de un edificio al mejor estilo "La comunidad".

Lamentablemente, Jaume Balagueró y Paco Plaza (los directores), siguiendo la idea del copy/paste abusaron a extremo con el movimiento de cámaras, gritos, interminables planos desenfocados, sonidos sordos y planos cliché de filmes del mísmo género.

Para colmo de males, si esperan que el final los redima de 80 minutos de caos, olvídenlo... Y en lugar de eso imaginen un final previsible como pocos.

En resumidas cuentas, "REC" es una película pésima que deja el sinsabor de las malas copias que no tiene un mérito propio.

miércoles, 26 de marzo de 2008

FOTO ACERTIJO

Hoy está por cumplir 38, sin embargo, este actor se hizo muy famoso e hizo llorar al mundo entero en su debut cinematográfico con tan sólo 9 años.

Responder:
1- ¿De qué actor se trata?
2- ¿Qué filme fue el que lo catapultó a la fama en 1979?

Hacé click aquí abajo a la derecha (comentarios) y respondé


Muy bien! Entre Melu y Anónimo acertaron la respuesta:

1- Ricky Schroeder

2- El campeón

martes, 25 de marzo de 2008

FOTO ACERTIJO

Primer filme argentino nominado para el Premio Oscar a la Mejor Película Extranjera.


Responder:
1- ¿De qué filme se trata?
2- ¿Quiénes son los protagonistas de la foto?
3- ¿Quién fué el director?

Hacé click aquí abajo a la derecha (comentarios) y respondé

Respuesta correcta! Muy bien FH!! Faltó el director...

1- La tregua

2- Héctor Alterio y Ana María Picchio

3- Sergio Renán

miércoles, 19 de marzo de 2008

ESPACIO ABIERTO: ¿Querés publicar tu propia crítica en el blog?


Si querés escribir una crítica o comentario sobre una película que hayas visto para que aparezca en "Mi cine - por halbert", podés enviarla a halbertup@yahoo.com.ar y en breve aparecerá publicada, como las demás que están en el blog; no importa la extensión.
Animate a compartir tu reflexión sobre alguna película de cualquier época, que te haya gustado (o no), enviala por correo electrónico y los visitantes de este blog podrán leerla y comentarla también.

FOTO ACERTIJO

Filme de próximo estreno en la Argentina (Junio 2008).


Responder:
1- ¿De qué filme se trata?
2- ¿Quiénes son los protagonistas de la foto?

Hacé click aquí abajo a la derecha (comentarios) y respondé

Muy bien WAI!! Felicitaciones! Respuestas correctas!

1- La foto es de "Get Smart" (Superagente 86).

2- Steve Carell (Maxwell Smart ) y Anne Hathaway (Agente 99).

Resultados de la Encuesta 11: ¿Cuál es el mejor filme de Steven Spielberg?

De una pequeña lista de 8 filmes de Spielberg (tal vez los más reconocidos) se propuso elegir el mejor de ellos para los visitantes de este blog. Finalmente, en una reñida contienda entre "Tiburón", "E.T." y "La lista de Schindler", ésta última se alzó con la mayoría de votos, sumando un 33% de los mismos. El filme, de 195 minutos, está basado en una historia verídica sucedida en la época del Holocausto judío.
Oskar Schindler, astuto y talentoso para las relaciones públicas, diseña un plan para ganarse la simpatía de los nazis más poderosos. Alemania acaba de invadir Polonia y, gracias a sus influencias, Schindler consigue la propiedad de una fábrica de Cracovia. Allí emplea a cientos de operarios judíos, cuya explotación laboral le ayuda a prosperar rápidamente. Su gerente, también judío, es el verdadero director en la sombra, pues Schindler no tiene el menor conocimiento industrial. Lo que empieza como un medio lucrativo acaba convirtiéndose en la obsesión –empeñando su dinero y su futuro– por arrancar a cuantas más personas mejor de la garras psicópatas de Amon Goeth, oficial al mando de uno de los campos.
En la noche de los Oscars 94, la película se alzó con 7 premios: película, director, guión adaptado, montaje, banda sonora, dirección artística y fotografía.
A pesar de no haber recibido Oscars por sus actuaciones, aunque sí fueron nominados, el terceto protagonista es inmejorable: Liam Neeson, Ben Kingsley y, muy especialmente, Ralph Fiennes como el estremecedor oficial nazi.
Hubo varios directores a punto de realizar el film. Uno fue Martin Scorsese, quien renunció a los derechos del libro, pensando que haría mejor el film un director judío.
Billy Wilder quiso rodar lo que habría sido su testamento fílmico, pero Spielberg se le adelantó. Otro nombre que sonó fue el de Roman Polanski, de quien se dijo que renunció porque se sentía demasiado ligado a la tragedia que se contaba: su madre murió en Auschwitz; diez años después rodaría "El pianista".
Sin dudas, un filme de visión imprescindible, no sólo como obra dramática cinematográfica, sino como documento de una época nefasta de la Historia de la humanidad.

martes, 18 de marzo de 2008

Crítica - "El huevo de la serpiente", de Ingmar Bergman: VÍCTIMAS DE UNA ERA OSCURA (por halbert)

Situada en la Berlín pre-nazista de los años 20, Bergman presenta la decadencia de un hombre y una mujer (David Carradine y Liv Ullman) que viven sus existencias de forma patética, víctimas de un régimen monstruoso. De entrada vemos varios planos de una masa de gente caminando en cámara lenta, intercalados con los títulos. Este plano cobrará significado casi al culminar el filme.
Con el suicidio de Max al inicio, Abel (su hermano) y Manuela (su ex esposa) están unidos por la tragedia, tratando de encontrar un lugar para subsistir, ella como cabaretera y él sin saber qué hacer, deambulando por las calles, emborrachándose, siendo encarcelado. Cuando Abel le cuenta a la mujer que su hermano (o sea, el marido de ella) ha muerto, un ZOOM IN al rostro de la mujer nos muestra un Primer Plano de su reacción. Será muy común este recurso en toda la extensión del filme para los momentos y/o parlamentos más dramáticos.
Entre muchas de las escenas se intercalan escenas en el cabaret, que comienzan siempre con el acto que se está llevando a cabo en el escenario, siendo imposible no relacionarlo con el filme de Fosse de 1972. Manuela realiza su actuación allí y es visitada por el Dr. Hans Vergerus, un hombre que dice ser amigo de su difunto marido. Abel lo echa y se entera que Manuela trabaja también en un burdel y que acepta dinero de Vergerus a cambio de sexo.
Una voz en off da un cuadro de situación social, explicando que el gobierno ya no tiene poder y que se avecinan enfrentamientos entre extremistas. Un ataque de los soldados al cabaret se filma con planos más cortos y una nerviosa cámara en mano panea los rostros en P.P. de la gente que allí estaba.
Al ser echada de la pensión donde vivía, Manuela acepta el ofrecimiento de Vergerus de vivir en la clínica, siendo esto definitivo para su vida.

En diferentes escenas presenciamos que su salud es débil porque dice no sentirse bien, o tose constantemente (en la fábrica, en la habitación, en la iglesia cuando se confiesa). Al comenzar a trabajar como archivero, Abel se entera de unos extraños experimentos secretos que Vergerus realiza con seres humanos. Luego, en un largo plano-secuencia de una fuerte discusión entre los cuñados, se usan el ZOOM IN/ ZOOM OUT y el paneo con seguimiento al personaje, haciendo que Abel se marche esa noche, se emborrache y participe de una orgía con prostitutas en donde las risas, la música a todo volumen, la desnudez y los gritos den cuenta de un momento patético para el personaje. Un cachetazo cierra esa escena y el silencio es repentino en la toma siguiente de Abel despertándose. Estamos aquí ante una elipsis, dando cuenta de que la noche ha pasado y nuevamente la voz en off cuenta la situación socio-política que se está viviendo.
El descubrimiento del cuerpo de Manuela y de las cámaras ocultas en la habitación hacen que vaya en búsqueda de Vergerus para confirmar que fueron víctimas de él. En una de las escenas más terribles del filme vemos junto al protagonista las espantosas cintas con los experimentos con humanos. Aquí, los planos detalle del proyector alternan con las imágenes proyectadas y se explica el concepto metafórico que da título a la película, acerca de que a través de las finas capas del huevo aparece el reptil. Se repite el plano que abría el filme (el de la masa de gente caminando), esta vez cobrando su verdadero sentido de mostrar a las víctimas del sistema. Una transición por desenfoque (la única del filme) nos muestra un primer plano de Abel que, finalmente y a través de la voz en off, nos enteramos que escapó.
"El huevo de la serpiente", si bien es controversial por el marco sociopolítico en el que está enmarcado, se queda a medio camino y no nos permite involucrarnos en la vida de estos martirizados protagonistas. Y es mucho más difícil habiendo convocado al inexpresivo David Carradine para el papel principal. Es más interesante lo que sucede alrededor de ellos que los hechos por los que pasan; y si bien la escena con el doctor revelando los experimentos golpea fuerte y es clave para lo que se estaba contando, no alcanza para salvar al filme de la mera denuncia de un hecho real y época tenebrosa de la Historia, que no es poco, pero tampoco suficiente.

lunes, 17 de marzo de 2008

VIDEOCINE: Trailer de "El sueño de Cassandra" (2007), de Woody Allen

A pesar de sus apuros económicos, Ian (Ewan McGregor) y su hermano menor Terry (Colin Farrell) adquieren un velero de segunda mano llamado "Cassandra's Dream", con la idea de acondicionarlo y navegar en él los fines de semana. Ian conoce a la atractiva Angela (Hayley Atwell), una joven actriz que acaba de llegar a Londres en busca de éxito. Por otro lado, la debilidad de Terry por el juego provocará que ambos confluyan en un callejón sin salida en el que su situación financiera será extremadamente delicada. La aparición de su tío Howard (Tom Wilkinson), con un pasado repleto de éxitos, supone un alivio para la economía de los hermanos. Sin embargo éste pondrá a prueba la moral de los mismos, provocando una serie de acontecimientos que dará lugar a consecuencias inesperadas.

Anteúltimo filme de Woody Allen de pronto estreno en Buenos Aires, previo a la otra inminente y última obra "Vicky Cristina Barcelona". Las críticas en torno a "El sueño de Cassandra" no han sido muy favorables, sobre todo en Cannes, donde la película no despertó demasiados aplausos entre la crítica, habituada a rendirse ante el pequeño genio neoyorquino. Veremos qué dirá la crítica local el próximo 3 de abril cuando desembarque en las salas porteñas. Diga lo que diga la prensa, muchos de nosotros allí estaremos comprando la entrada...


viernes, 14 de marzo de 2008

FOTOS COMENTADAS

"CLOSER" (2004), de Mike Nichols



Larry (Clive Owen): Nosotros nos conocemos.
Alice (Natalie Portman): Te equivocas.
Larry: ¿Háblame!
Alice: Te estoy hablando.
Larry: Hablame en la vida real. No sabía que ibas a estar aquí. Yo sé quién eres. Te amo. Amo todo lo que tienes dentro que duele (...) Ven a casa conmigo, déjame cuidarte.
Alice: No necesito que me cuiden.
Larry: Todos lo necesitan.
Alice: No soy tu coño de venganza.
Larry: Te pago.
Alice: No necesito tu dinero.
Larry: Ya lo tienes.
Alice: Gracias.
(...)
Larry: ¿Alguna vez has deseado a un cliente?
Alice: Si.
Larry: Pónle fin a mi sufrimiento ¿me deseas? Porque yo te he dicho mis sentimientos.
Alice: ¿Sentimientos?
Larry: Lo que sea.
Alice: No, no te deseo.
Larry: Gracias. Te agradezco sinceramente tu franqueza.
(...)
Larry: ¿Te desvestirías si te lo pidiera?
Alice: Claro ¿quieres?
Larry: No. Alice, dime algo que sea verdad.
Alice: Mentir es lo más divertido que una puede hacer sin quitarse la ropa... pero es mejor quitándosela.
Larry: Eres fría. Todas Uds. son frías de corazón. ¿Qué puede uno hacer para tener intimidad aquí?
Alice: La próxima vez habré mejorado la intimidad.
Larry: No, ¿sabes cómo me puedes satisfacer? Quítate la ropa ahora mismo. Date la vuelta lentamente, agáchate y toca el maldito piso para mi placer visual.
Alice: ¿Eso es lo que quieres?
Larry: ¿Qué más podría yo querer?

(Alice se desviste completamente)

lunes, 10 de marzo de 2008

Resumen de los RECOMENDADOS Nros. 11 a 20

Recomendado 20: CINEMA PARADISO (1989), de Giuseppe Tornatore
Toto es un niño que vive con su madre y hermana en un pueblo en la Italia de la posguerra. El pequeño es un buen estudiante y siente un amor incondicional por el cine; todas las tardes se escapa al Cinema Paradiso, la única sala del pueblo, en donde traba amistad con Alfredo, el encargado de pasar las películas, quien le enseñará la magia del séptmo arte y sus legendarios personajes como Marlon Brando, John Wayne, Greta Garbo,Clark Gable y Charles Chaplin. Los años transcurren y Toto, en plena adolescencia, se enamora perdidamente de Elena, una deslumbrante joven que ha llegado a estudiar al pintoresco lugar. Los padres de ella, pertenecientes a la clase alta, tratarán de impedir a toda costa la relación, ya que Toto es descendiente de una familia de pocos recursos.

Recomendado 19: CRÍMENES Y PECADOS (1989), de Woody Allen
Judah, un reconocido oftalmólogo, casado y con su familia bien constituida, se ve enfrentado ante la posibilidad de perderlo todo cuando su amante quiere formalizar la relación, amenazando con revelar la verdad ante su esposa.Por otro lado, Cliff, un director de documentales fracasado que intenta filmar la historia de un sobreviviente del Holocausto nazi, necesita conseguir dinero y se ve obligado a realizar la grabación de un programa sobre la vida de su despreciable cuñado, un importante y egocéntrico productor televisivo. Tanto Judah como Cliff se encuentran frente a dilemas morales que deberán resolver, aceptando el destino que luego les deparará a cada uno. El amor, la fe, la religión, la culpa, la crisis existencial, el remordimiento y hasta el crimen se dan cita en esta obra maestra tragicómica de Woody Allen, una de sus películas más profundas y reflexivas. Muchas de estas cuestiones fueron retomadas por Allen en la más reciente “Match point”. Muy buenas actuaciones de Martín Landau, Anjelica Huston, Alan Alda, Sam Waterston y el propio Allen. Imperdible; por lejos, el mejor filme de la filmografía alleniana.

Recomendado 18: GENTE COMO UNO (1980), de Robert Redford
El joven Conrad regresa a la casa familiar, luego de una temporada en el hospital, tras un intento de suicidio. Agobiado por la culpa de haber sobrevivido a un accidente en el que su hermano mayor murió, intenta seguir con su vida con la ayuda de sus padres y de su psiquiatra; sin embargo, su madre parece no aceptar la pérdida, y las actitudes para con él son de extrema frialdad. El padre intenta equilibrar la situación dándole a su hijo todo el afecto que puede, pero Conrad no puede soportar la desatención y el desapego de su madre, alterando cada vez más su equilibrio psicológico. Fue la primera película que dirigió Robert Redford. Ganó cuatro Oscars: mejor película, mejor director, mejor actor de reparto (Timothy Hutton) y mejor guión adaptado, y fue nominada a otros dos, a mejor actriz principal (Mary Tyler Moore) y mejor actor de reparto (Judd Hirsch). Hutton realiza la actuación de su vida, emocionando con su inconsolable personaje. La gélida composición de Tyler Moore resulta el contrapunto perfecto para esta dramática historia que cualquier familia no está exenta de vivir.

Recomendado 17: MATRIMONIO POR CONVENIENCIA (1990), de Peter Weir
Una retraída mujer y un inmigrante francés deciden casarse para sacar provecho de situaciones personales: ella desea acceder al alquiler de un bello departamento en Nueva York, para lo cual le exigen tener marido; él necesita conseguir la nacionalidad estadounidense para poder vivir allí sin ser considerado un ciudadano ilegal. Pero los inspectores de la oficina de inmigración deciden investigarlos, pues sospechan que es un fraude. Para salir del aprieto, la flamante pareja deberá convivir un fin de semana como un matrimonio, dando lugar a incómodas situaciones, pero también graciosas y hasta emotivas. El título original (“Green card”) alude a la tarjeta de residencia permanente, necesaria para vivir en el país del norte. Una comedia romántica como aquellas del Hollywood de los 50´s, con interpretaciones magníficas de Andie McDowell y Gerard Depardieu, una aplicada dirección del gran Peter Weir y una inspirada música. Si bien tiene algunos convencionalismos, el sorprendente final le anota un punto más a esta cálida obra.

Recomendado 16: IRREVERSIBLE (2002), de Gaspar Noé
Durísimo filme francés, dirigido por el argentino Gaspar Noé, exclusivamente para un público más que reducido. Una pareja y un amigo de ellos vivirán una noche de pesadilla en donde la violación, el sexo, la música, las drogas, la amistad, la venganza y la muerte se harán presentes de forma irreversible. La historia está contada en secuencias ordenadas de atrás para adelante, esto es: vemos primero el final y a continuación la secuencia inmediatamente anterior, hasta llegar al comienzo, donde todo cobra un sentido espeluznante. Golpea emocionalmente como pocas películas vistas hasta el momento, incluyendo la famosa escena de extrema violencia en tiempo real y sin cortes, protagonizada por una Monica Bellucci cuyo personaje es salvajemente ultrajado como pocas veces se ha visto en la pantalla de cine. En el festival de Cannes, "Irreversible" fue la única película en la historia del festival en ser proyectada a la medianoche. Recomendada con extrema precaución.


Recomendado 15: ECLIPSE TOTAL (1995), de Taylor Hackford
Dolores Claiborne es culpada del homicidio de la dueña de la casa en la que trabaja como criada desde hace tiempo. Selena, la hija de Dolores, regresa a su pueblo natal para intentar probar la inocencia de su madre, a pesar de estar enemistada con ella hace muchos años. Ambas deberán enfrentarse al despiadado detective asignado en el caso, que quiere encarcelar a Dolores, pero por el supuesto crimen cometido a su propio esposo años atrás. A medida que la investigación policial avanza, madre e hija irán desenterrando viejas cuestiones familiares que las marcaron de por vida, dejando al descubierto un escalofriante secreto. Los flashbacks que van descubriendo la historia familiar oculta sazonan este banquete cinematográfico, basado en un libro del genial Stephen King. Una historia fuerte con una soberbia Kathy Bates y una atrayente dirección de fotografía, muy especialmente en la palpitante secuencia del eclipse.

Recomendado 14: 4 MESES, 3 SEMANAS, 2 DIAS (2007), de Cristian Mungiu
Impactante filme rumano ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2007 y nominado al Globo de Oro. Rumania, 1987, últimos días del comunismo. Dos jóvenes universitarias pasarán el peor día de sus vidas: una de ellas está embarazada y decide someterse a un aborto clandestino, arriesgando su vida y la de su amiga, dado que podrían ser encarceladas si fuesen descubiertas. Por su inexperiencia, deciden contactar a Bebe, un médico abortista que hará el trabajo, pero no por dinero, sometiendo a ambas jóvenes a hacer lo que menos esperan... Película demoledora que no dejará a nadie indiferente. El uso de la cámara con plano-secuencia y los encuadres a veces sugieren y otras muestran sin concesiones. Buena dirección, actuaciones convincentes y un tema polémico, candente y actual, hacen de este filme un justo ganador de los premios conseguidos y los que seguramente vendrán. Dado su tratamiento, contiene planos que, directamente, son para taparse los ojos.

Recomendado 13: LOS PUENTES DE MADISON (1995), de Clint Eastwood
Corren los 60´s en una pequeña granja del condado de Madison donde todo parece ser apacible. Francesca es una mujer dedicada a su hogar, su esposo e hijos. Cuando queda sola por un viaje que el resto de la familia hace, es sorprendida por Robert, un fotógrafo que está buscando los puentes del condado para fotografiarlos. Sin proponérselo, la mujer se transforma en la guía del fotógrafo y lo acompaña en su tarea. En pocas horas, entre ambos nace una pasión incontrolable, haciendo que Francesca deba decidir entre la seguridad de una familia constituida o la posibilidad de huir con Robert y dar rienda suelta al amor que ha comenzado a sentir por él. Sublime melodrama romántico de Clint Eastwood; una de sus mejores películas donde dos maduros actores nos brindan brillantes actuaciones, especialmente Meryl Streep, conmovedora en muchas escenas de esta historia de amor. La escena en la que Francesca, a bordo de la camioneta junto a su marido, duda entre abrir la puerta mientras Robert la espera bajo una torrencial lluvia, sobra para decidirse a ver este filme que, sin dudas, conmueve a todo ser humano creyente en el amor verdadero.

Recomendado 12: LADRON DE BICICLETAS (1948), de Vittorio de Sica
Película clave del neorrealismo italiano, la historia se centra en Antonio, un modesto padre de familia que, en la Roma de posguerra, donde la desocupación y el hambre son moneda corriente, encuentra la posibilidad de conseguir un empleo pegando carteles en la calle. Para ello debe adquirir una bicicleta, para lo cual empeña hasta las sábanas de su casa para poder pagarla. En su primer día de trabajo, a bordo de su flamante bicicleta, Antonio recorre las devastadas calles romanas cumpliendo su tarea. Pero en un descuido su preciado vehículo es robado y, con la ayuda de su pequeño hijo, busca denodadamente su bicicleta, sin tener suerte. En medio de la desesperación, Antonio hará lo imposible para no perder su trabajo, aunque tenga que cruzar los límites de lo legal... Oscura y pesimista película firmada por Vittorio de Sica como pintura de una época llena de decepción y desinterés por el prójimo. El filme se alzó con el Oscar en 1949, al mejor guión y a la mejor película extranjera. Dura, pero de visión imprescindible como parte de la Historia del cine italiano.

Recomendado 11: LA COMUNIDAD (2000), de Alex De La Iglesia
Julia, una agente inmobiliaria que trabaja mostrando departamentos, encuentra en uno de ellos un cadáver descompuesto y debajo de una baldosa una gran suma de dinero escondida. La comunidad de vecinos del edificio descubre los planes de ella de llevarse el botín, sin embargo harán todo lo que esté a su alcance para impedírselo. Julia se enfrenta así a la codicia de un grupo de lunáticos que esperaba por años alzarse con el dinero y deberá sortear todas las trampas pergeñadas en su contra para salir con vida (y con la plata) del edificio. La excelencia creativa del guión y la dirección, sumada a las disparatadas actuaciones del elenco completo, hacen de este filme de humor negro un entretenidísimo y desopilante pasatiempo. A no dejarla pasar!!

viernes, 7 de marzo de 2008

Crítica - "La joven vida de Juno", de Jason Reitman: HUELE A ESPÍRITU ADOLESCENTE (por halbert)

El filme comienza con la voz en off de Juno diciendo: "Todo comenzó con una silla", haciendo referencia al sillón donde tuvo sexo con Bleeker, su novio, concibiendo así a su primer hijo. Pero Juno no es una mujer en busca de la maternidad, sino simplemente una jovencita adolescente que no se cuidó y quedó embarazada. Esta es la premisa de "La joven vida de Juno", de Jason Reitman (conocido aquí por "Gracias por fumar").
La estructura de la historia se presenta en 4 partes, con el comienzo de cada una de las estaciones, desde el otoño hasta el próximo verano, acompañando a la joven y su familia a lo largo de casi un año.
Juno deja afuera del tema a su tímido noviecito del secundario y decide dar en adopción a su futuro hijo y, vía clasificados de diario, conoce a Vanessa y Mark, una pareja que desea fervientemente adoptar un crío, especialmente la mujer.
A lo largo de los meses, a medida que la panza crece, las relaciones entre la pareja adoptiva y la adolescente son cada vez más cercanas, y más entre Mark y Juno, quienes comparten (extrañamente, a pesar de la gran diferencia de edad) gustos musicales y cinematográficos.
El personaje de Juno, si bien está muy bien actuado por la veinteañera Ellen Page, tiene varias particularidades (principalmente sus parlamentos) que la hacen ver como una mujer superada, madura y siempre ingeniosa. Es algo singular que Juno adore únicamente a íconos setentosos, como Patti Smith, The Stooges o Dario Argento, y no porque no merezcan ser admirados, sino que están totalmente fuera de su época. Esto no quiere decir que todo adolescente actual deba adorar a Britney Spears por el hecho de la contemporaneidad, pero resulta algo llamativo al menos. Por otro lado, el hecho de haber quedado embarazada parece nunca asustarla o inquietarla. Si bien vemos que su entorno familiar acompaña y ayuda (un padre comprensivo al máximo, una madrastra de las más buenas y una dulce hermanita menor) la vivencia de su gestación y el compromiso de entregar a su bebé son mostrados con cierto sarcasmo, a veces poco creíble. De hecho, en la escena de la confesión del embarazo, los padres se tranquilizan al saber que la menor no ha sido expulsada del colegio.
Es notoria, en los diálogos, la pluma de Diablo Cody, la treintañera guionista, a la que, por momentos, parece costarle ponerse en la piel de esta adolescente de dieciséis; así y todo, fue la única en recibir el Oscar (Page, Reitman y el filme estaban también nominados). En un momento aparece algo de sensatez cuando, también de la boca de la rebelde Juno, escuchamos: "Me estoy encargando de cosas que van más allá de mi madurez".
Al margen de la ironía reinante en todo el filme, hay muchos detalles interesantes, simpáticos, naif y hasta tiernos: uno de ellos es cuando Vanessa se cruza con la muchacha en un shopping y le habla a su futuro bebé, arrodillándose ante la panza de una Juno que, por primera vez, vemos algo más frágil y con un dejo de afecto en su mirada. A partir de aquí cierta vulnerabilidad va ganando el estado de ánimo de la joven encinta y de toda la película, generando un happy end con mucha ternura y también algunas lágrimas. "Terminó con una silla", dice Juno, otra vez en off, haciendo alusión ahora a la silla mecedora en la que Vanessa seguramente hará dormir a su bebé.
Con una colorida puesta en escena, otros detalles atractivos antes aludidos son: los créditos animados del inicio; los jóvenes gimnastas trotando, que abren o cierran cada secuencia; la actuación del joven Michael Cera como el cuasi-tonto Bleeker; la música de Matt Mesina y las canciones de The Moldy Peaches, The Velvet Underground o Mott the Hoople.
A pesar de lo apuntado sobre el perfil del personaje principal, Juno (el personaje y la película) no serían lo que son de no contar con la espontaneidad y mordacidad de Ellen Page, previamente vista en "X-Men 3" o "Hard candy". Su brillante rostro y su chispeante voz le dan una gran simpatía y también ternura a esta jovencita que, a pesar de mostrarse algo superada, puede llorar cuando acaba de dar a luz, puede demostrar su amor por el joven Bleeker y puede subirse a su bicicleta y seguir siendo lo que es. Ni una niña, ni una mujer: simplemente Juno.

miércoles, 5 de marzo de 2008

Resultado de la Encuesta. RECOMENDADO NRO. 20: CINEMA PARADISO (1989) , de Giuseppe Tornatore (por halbert)

Gracias por votar en la encuesta para elegir el Recomendado Nro. 20 de este blog. Finalmente CINEMA PARADISO fue seleccionada entre 15 obras propuestas para esta votación.

El 28% de ustedes ha elegido a una película que muchos hemos visto y otros seguramente vayan a ver (o vuelvan a ver muy pronto). Ganadora del Oscar y el Globo de Oro a Mejor Película en habla no inglesa, así como también del Premio Especial del Jurado en el Festival de Cannes de 1989, el filme italiano de Giuseppe Tornatore es y será un hito de la filmografía europea y mundial.

En 1989, el público de varias partes del mundo se emocionó con una película italiana que terminó convirtiéndose en un clásico de la cinematografía. La historia de un cine a través de los ojos de un niño, que más tarde se hiciera hombre, catapultó nuevamente al cine italiano.

Toto es un niño que vive con su madre y hermana en un pueblo en la Italia de la posguerra. El pequeño es un buen estudiante y siente un amor incondicional por el cine; todas las tardes se escapa al Cinema Paradiso, la única sala del pueblo, en donde traba amistad con Alfredo, el encargado de pasar las películas, quien le enseñará la magia del séptmo arte y sus legendarios personajes como Marlon Brando, John Wayne, Greta Garbo,Clark Gable y Charles Chaplin.
Los años transcurren y Toto, en plena adolescencia, se enamora perdidamente de Elena, una deslumbrante joven que ha llegado a estudiar al pintoresco lugar. Los padres de ella, pertenecientes a la clase alta, tratarán de impedir a toda costa la relación, ya que Toto es descendiente de una familia de pocos recursos.


Protagonizada por el gran Phillipe Noiret y Marco Leonardi, como Alfredo y Toto respectivamente (además de la gran participación de Salvatore Cascio como el Toto niño), el filme de Tornatore es un homenaje a la amistad, el amor, los lazos entrañables y especialmente al cine, a su magia y a las películas de todos los tiempos.

martes, 4 de marzo de 2008

FOTO ACERTIJO

Clásico filme francés de fines de los 50´s, un hito dentro de la corriente vanguardista llamada Nouvelle Vague.


Responder:
1- ¿De qué filme se trata?
2- ¿Quién lo dirigió?
3- ¿Quién es el protagonista de la foto?
Hacé click aquí abajo a la derecha (comentarios) y respondé
Excelente Marcelo!! Resolviste el misterio, felicitaciones!
1- Filme: LOS 400 GOLPES
2 - Director: FRANCOIS TRUFFAUT
3- Actor: JEAN-PIERRE LÉAUD

lunes, 3 de marzo de 2008

Crítica - "Michael Clayton", de Tony Gilroy: SOBREVALORADO FILME SOBRE LA CORRUPCIÓN JUDICIAL (por halbert)

Michael Clayton es el tipo que arregla cualquier situación, por muy desesperada que sea, que pueda darse en el bufete de abogados en el que trabaja, una importante empresa que maneja casos de enormes multinacionales. Para ello se sirve de sus conocimientos legales, algunos incondicionales contactos y su gran capacidad para la negociación.
Por otro lado, Arthur Edens, es uno de los socios destacados de la firma y amigo de Michael, y lleva años defendiendo a una gigante empresa a la que se le acusa de provocar muertes y enfermedades en una comunidad rural por el uso de productos cancerígenos. En un brote de su enfermedad psiquiátrica, Arthur decide cambiar de lado y pretende encabezar la demanda de los afectados, generando el comprensible caos, tanto en el bufete para el que trabaja como en la mega-compañía defendida. Y la disyuntiva que se le plantea a Clayton será el eje en torno al que girará toda la película, ya que debe decidir entre ayudar al bufete a desactivar la amenaza que supone Edens, o unirse a la causa de éste y enfrentarse a un sistema protector de la injusticia cuando se trata de defender a grandes corporaciones que no miden consecuencias con tal de llevar adelante sus millonarios negocios.
Contada con un formato de flashback en su gran metraje, "Michael Clayton", de Tony Gilroy, es una interesante película, de esas en las que uno se involucra durante un par de horas con un caso judicial en particular ("Erin Brokovich" es otro ejemplo similar, no casualmente dirigida por Steven Soderbergh, aquí uno de los productores ejecutivos junto a Clooney) y con buenas actuaciones, ninguna descollante, salvo la de Tom Wilkinson.
Si bien es apasionante el malévolo personaje de Tilda Swinton como Karen Crowder, la responsable jurídica de la empresa acusada, que se vale de todo para no permitir que la imagen de la empresa se vea manchada, no parece ser una interpretación para un Oscar. Seguramente, los votantes, se hayan visto entusiasmados por algunas escenas que el director no elipsa, y es cuando Karen se prepara en soledad para los discursos que debe dar en el marco de la empresa, eligiendo con cuidado su vestimenta, sus movimientos corporales y sus palabras, "actuando" en el espejo el discurso que en breves minutos debe dar. Otro acierto es mostrarla vulnerable cuando se ve atrapada por difíciles y determinantes decisiones que debe tomar. Swinton le presta al personaje su presencia y profesionalismo de siempre, pero es Gilroy quien ha ayudado más a su lucimiento, eligiendo mostrar la vida íntima del personaje, esos momentos que sólo los espectadores y el mismo personaje conocen, dotándolo de la humanidad que, en este caso, pareciera no tener.
Acostumbrado a trabajar en los bodrios de la saga de Ocean´s (eleven, twelve, thirteen y ¿siguen?) George Clooney sale airoso, no tanto por dar una gran interpretación, también sobrevalorada para los Oscars, sino por comprometerse justamente con estos papeles algo más interesantes que los anteriormente nombrados.
Posiblemente decepcione a más de uno el anodino final, cargado de cierta moralina (habría que ver si no exisitió un alternate ending – final alternativo, más acorde con ciertas realidades conocidas, y desconocidas también), pero "Michael Clayton" entretiene y permite cierta reflexión, aunque no deja de ser un filme pasajero que sobresale solamente por la gran publicidad obtenida ante la cantidad de oscarizadas nominaciones alcanzadas.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...